De mic
copil am fost foarte atras de vocea umană vorbită şi cântată în
totalitatea dimensiunilor sale expresive pe care le-am explorat şi
aprofundat, treptat, pe măsură ce acumulam noi şi bogate
experienţe în relaţiile sociale, în teatrul de operă şi
operetă, în sala de concert şi în toate celelalte forme artistice
de manifestare a vocii cântate ale tuturor genurilor stilistice.
Ştiam deja că vocile feminine erau de soprană, mezzosoprană şi
contraltă aşa cum vocile masculine de tenor, bariton şi bas.
Ulterior, pe măsură ce pasiunea mea pentru voce s-a înrobustit
prin experienţe noi ale cunoaşterii, am înţeles filonurile liric
şi dramatic cu condiţiile virtuozistice de agilitate, lejeritate şi
coloratură amplu aplicate tipologiilor vocale estetice feminine şi
masculine. Cântârețul artist de Nicolae Secăreanu şi Cum
am cântat eu de George Niculescu-Bassu, au fost primele volume de
specialitate a căror lectură m-a fascinat la jumătatea anilor de
liceu; le-am citit şi recitit de foarte multe ori devenind pentru
mine un exerciţiu constant de contemplare a vocalităţii datorită
analizelor tipologice pe bază de ambitus şi afinităţi stilistice
repertoriale la nivelul tuturor categoriilor vocale. Colocviile
frecvente şi profunde pe care le aveam cu nişte eminenţi maeştri
precum însuşi Maestrul Nicolae Secăreanu, Ion Dacian, Jean Bănescu,
Mihail Arnăutu, Constantin Rădulescu, Constantin Bugeanu, a căror
prietenie mă onora şi stimula, aveau să-mi prilejuiască accesul
la cunoştiinţe foarte subtile ale căror repere deveneau
fundamentale orientării mele analitice la nivel profesional mai
târziu. Reflectând mai întâi asupra vocii de Soprană Falcon şi
apoi a vocii de Baritenor, prin cercetările întreprinse în anii
studenţiei la Facultatea de Medicină din Bucureşti conjugate cu
simţul analitic genial al Iubitei mele Soţii, marea artistă Elena
Cernei, am înţeles imensitatea numerică a situaţiilor tipologice
pe care le poate asuma vocea cântată în toate categoriile sale
estetice feminine şi masculine. Aceste cercetări, finalizate cu
teza mea de absolvenţă în Medicină, Influenţa factorilor
endocrini în vocea vorbită şi cântată sub îndrumarea marelui
medic şi profesor român Dr. Aurelian Grigorescu, mi-au consolidat
în gândirea mea profesională o zonă tipologică vastă şi
interesantă a vocilor intermediare.
Am publicat
în această extraordinară Revistă a Canalului Radio România
Cultural admirabil condusă de distinsul muzicolog şi redactor
Sorina Goia, un articol amplu intitulat Madame Falcon – două
secole de incursiuni în vocalitate https://poenmuzicologie.blogspot.com/search/label/Falcon%20vocalitate ilustrând
aspecte legate de această condiţie vocală intermediară dintre
vocea de soprană şi mezzosoprană.
O analogă
condiţie intemediară, dintre vocea de tenor şi cea de bariton, o
reprezintă Baritenorul care, astăzi nu se mai utilizează
conceptual în context didactic fiind sub aspect artistic considerat
ca o voce adecvată repertoriul baroc de operă datorită ţesăturii
sale amplasată într-o zonă tonală subiacentă tenorului
tradiţional şi suprapusă ţesăturii de bariton uneori. Şcoala
italiană l-a denumit „baritenore” dar şi „tenore baritonale”
iar şcoala franceză l-a denumit prin termenul de „taille”. În
cadrul operelor stilului baroc, la vremea respectivă, baritenorul
interpreta roluri mici considerându-se că expresivitatea sa
timbrală nu intra în competiţie cu sopranele, mezzosopranele ori
cu başii ale căror timbralităţi dispuneau de profiluri estetice
foarte bogate şi interesante. Am analizat ştiinţific acest context
estetic şi am înţeles că baritenorul, prin tipul său
constituţional de amplasament tonal intermediar, nu putea avea forţa
expresivă a baritonului şi nici strălucirea tenorului; dimensiunea
sa intermediară îi conferea un timbru tenoral într-un ambitus
redus, limitat în acut la nota la1,
de ţesătură baritonală ceea ce determina o atenuare a
timbralităţii tenorale şi a sonorităţii baritonale calificată
în jargonul artistic al vremii printr-o lipsă de spectacularitate
artistică; din acest motiv compozitorii le rezervau roluri mici, de
caracter, comice sau „en travesti”. În condiţiile în care
resursele expresive timbrale erau reduse iar ambitusul la fel (faţă
de întinderea tenorului tradiţional limita superioară a lor era cu
o terţă mai jos), unica dimensiune artistică prin care se puteau
impune era virtuozismul agilităţilor în contextele ornamentale ale
esteticii vocale din baroc. Acest virtuozism era condiţionat de o
muzicalitate absolută la baza unui fantastic simţ al frazei iar
expresivităţile erau elaborate predominant în planul sonorităţii
dezvoltând multiple dimensiuni de rezonanţă care îşi găseau o
deplină valorificare în potenţialul artistic profilat de
exigenţele estetice ale barocului vocal. De aceea, au rămas în
istorie o serie de baritenori de foarte mare prestigiu; unii dintre
aceştia, datorită talentului şi culturii deosebite, au devenit, pe
lângă vocalişti de mare valoare estetică, profesori de canto şi
compozitori cu o foarte importantă contribuţie atât în şcoala de
compoziţie cât şi în cea didactică de canto. Dintr-o foarte
lungă listă de nume prestigioase, voi evoca în continuare o
succesiune cronologică de şaisprezece personalităţi excepţionale
al căror profil virtuozistic şi artistic reprezintă evoluţia
istorică, tehnică şi estetică a acestei categorii vocale şi
influenţa avută în lansarea ulterioarelor categorii de tenore
di grazia
şi tenore
di forza.
Giulio
Caccini (Tivoli, 1550 aproximativ – Florenţa, 1618)
a studiat în fragedă tinereţe canto şi lăuta cu Scipione della
Palla (cunoscut şi în varianta Delle Palle) şi a voiajat frecvent
în primii ani de carieră la Roma, Ferrara şi Paris. După douăzeci
de ani de la debutul său ca baritenor, s-a dedicat compoziţiei şi
s-a stabilit la Florenţa făcând parte din Accademia
de’ Bardi
care a pus bazele melodramei moderne pe care el însuşi a
teoretizat-o în tratatul „Le nuove musiche” (Noile muzici). În
anul 1600, considerat anul de naştere al melodramei, a publicat
opera „Euridice” simultan cu Jacopo Peri care s-a dedicat
aceluiaşi subiect sub acelaşi titlu. Caccini a cercetat cu pasiune
vocalitatea şi integrarea sa în genul melodramatic intervenind în
instaurarea unei noi discipline la baza modului de cânt în cadrul
căruia a impus eliberarea melodiei de sub dependenţa faţă de
metrul poetic urmărind valorificarea expresivă a cuvintelor şi a
dinamicii emotive a sentimentelor expresivităţii vocale. A realizat
două culegeri foarte valoroase de arii şi madrigale pentru voce:
„Le Nuove Musiche” (1602) şi „Nuove musiche e nuova maniera di
scriverle” (1614). Fiica sa, Francesca, supranumită Cecchina, i-a
continuat opera.
Jacopo
Peri supranumit Zazzerino (Roma, 1561 – Florenţa, 1633) baritenor,
organist şi compozitor, a contribuit foarte mult la progresul
creativ şi interpretativ din perioada de trecere de la Renaştere la
Baroc. Născut la Roma într-o familie florentină, Peri a studiat şi
s-a stabilit la Florenţa unde a devenit cantore (baritenore) şi
organist afirmându-se în marile catedrale ale oraşului. A devenit
membru la Accdemia
de’Bardi
unde l-a cunoscut pe Giulio Caccini. Experienţele artistice ca
baritenor şi organist i-au dezvoltat o complexă pregătire muzicală
care a stat la baza afirmării sale în compoziţie. În anul 1597 a
compus „Dafne” pe libretul lui Ottavio Rinuccini iar în 1600
„Euridice” tot pe libretul lui Rinuccini; se spune că ar fi
introdus în această operă unele pagini din aceiaşi creaţie a lui
Caccini. Dacă istoria muzicii a considerat opera sa „Euridice”
drept cea mai veche operă lirică, înseamnă că spiritul să
componistic s-a impus mai mult gustului publicului şi al artiştilor
epocii respective. Împreună cu Caccini, a pus bazele recitativului
influenţând fundamental pe viitorii compozitori ai genului
melodramatic.
Annibale
Pio Fabri (Bologna, 1697 – Lisabona, 1760)
a fost o foarte mare personalitate artistică a timpului său. Este
cunoscut în multe documente şi sub numele de Balino provenind de la
diminutivul Annibalino al numelui său de botez. Cariera sa a început
la Roma continuând apoi la Bologna unde se născuse, la Venezia.
Încă de la începutul carierei a devenit şi un compozitor de
oratoriu înscriindu-se la celebra Accademia
Filarmonica.
S-a afirmat la cel mai înalt nivel printre artiştii vremii; a
interpretat premiere absolute ale unor cimpozitori percum Antonio
Vivaldi, Alessandro Scarlatti, Domenico Sarro. A plecat la Londra
urmându-l pe Händel pe care îl cunoscuse în Italia şi acolo i-a
interpretat o serie de premiere absolute precum „Giulo Cesare”,
„Rinaldo”, „Rodelinda”, „Tolomeo”, „Scipione”; pentru
vocea sa, Händel a efectuat transpoziţii ale unor arii pe care le
compusese iniţial pentru voce de castrat. Cariera lui Fabri a
continuat apoi cu imense succese la Viena şi Madrid, ajungând la
Lisabona unde a devenit membru al vestitei Cappella
reale
petrecâdnu-şi acolo tot restul vieţii. Datorită bravurii
virtuozismului său atât în agilitate cât şi în cântul de
linie, Fabri s-a impus foarte mult în acea epocă dominată puternic
de cântăreţii castraţi. Dintre compoziţiile sale, cea mai
reprezentativă a rămas „Alessandro nelle Indie” operă scrisă
pe un libret de Metastasio.
Anton
Raaff (Gelsdorf, 1714 –München, 1797)
a fost considerat drept cea mai frumoasă voce a tuturor timpurilor
de până la acea vreme şi a întreprins o extraordinară carieră
internaţională datorită bravurii sale virtuotistice, a
muzicalităţii şi a erudiţiei sale cântând în foarte multe
limbi. Tenor german cu studii efectuate la Müchen cu Antonio Maria
Bernacchi dar şi la Bologna cu Giovanni Battista Martini, după o
carieră strălucit începută în ţara natală, s-a afirmat rapid
la Viena, Bologna, Livorno, Lisabona, Madrid şi la Napoli unde s-a
stabilit o perioadă de timp cântând şi dând lecţii de canto. În
Spagna l-a cunoscut pe cântăreţul castrat Farinelli cu care a
legat o strânsă prietenie. A fost foarte preţuit de Mozart care a
compus pentru el rolul titular din opera sa „Idomeneo”. Ultima
parte a veţii a petrecut-o la München unde a fost un renumit
profesor de canto.
Angelo
Amorevoli (Veneţia, 1716 – Dresda, 1798)
a început să cânte în opera
seria
încă de la vârsta de 13 ani, în Veneţia natală, intepretând
opere de Lanciani şi Vivaldi. În 1730, deci la 14 ani, a cântat la
Roma în premierele absolute cu operele „Mitridate” şi „Siface”
de Porpora cu care a făcut şi o perfecţinare în tehnica vocală.
Este de intuit că acest băiat avea nişte facultăţi vocale cu
totul deosebite şi, ţinând cont de faptul că începuse studiul
vocii încă din perioada prepubertară, calităţile sale timbrice
puteau avea acea transparenţă şi consistenţă în expresivitatea
anumitor registre realizând aceleaşi efecte sonore cu ale vocii de
castrat. În perioada 1731-1735 deci între 15 şi 19 ani se afirmă
în teatrele din nordul Italiei, în mod deosebit la Torino şi
Milano dar şi la Napoli chiar la inaugurarea Teatrului San Carlo (4
noiembrie 1737 – cel mai vechi teatru liric din lume) cu opera
„Achille in Sciro” de Sarro; tot el a participat şi la
inaugurarea noului Teatro Regio din Torino interpretând rolul
Mitrane în opera „Arsace” de Francesco Feo. Doi ani mai târziu,
în 1740, s-a afirmat cu răsunător succes la Viena în opera
„Feraspe” de Vivaldi urmând o bogată activitate artistică în
Austria şi mai ales în Germania, la Dresda, unde s-a stabilit şi a
trăit tot restul vieţii. La Viena a participat la inaugurarea lui
Burghteater interpretând rolul Ircano din opera „La Semiramide
riconosciuta” de Gluck. Cariera sa artistică a fost strălucitoare
cu răsunătoare succese artistice dar şi mondene fiind, totodată,
graţie personalităţii sale puternice şi protagonistul a foarte
multe aventuri galante care ajunseseră să fie comentate în lumea
întreagă. Angelo Amorevoli este considerat tenorul cu cea mai
desăvârşită virtuozitate a acelor vremuri când, împreună cu
Annibale Pio Fabri şi Francesco Borosini, a determinat victoria
baritenorului în melodrama barocului. Bravura acestor artişti a
contribuit la progresul virtuozistic al baritenorului la o cotă
tonală superioară atingând foarte uşor sib1
şi au impus această categorie vocală în roluri protagoniste;
ţesătura lor continua să fie cea baritonală cu un timbru de tenor
baritonal, dar graţie virtuozismului extraordinar al agilităţilor
în tempo extrem de rapid, ei au determinat un decisiv salt calitativ
vocalităţii de baritenor conferindu-i un nou profil estetic care a
stat, în timp, la baza constituirii ulterioare vocalităţi de tenor
clasic şi belcantistic.
Giovanni
Ansani (Roma, 1744 – Florenţa, 1826)
a rămas în istorie drept unul dintre cei mai mari tenori lirici ai
secolului al XVIII-lea; profilul său vocal s-a înscris perfect în
acea etapă evolutivă tranzitorie de la baritenor la tenor fiind
deja numit ca atare. Cronicile vremii îi atestă siguranţa
intonaţiei, perfecta expresie a oricărui sentiment şi nivelul
tehnic cel mai desăvârşit, fiind astfel demn de extraordinarul său
maestru e canto Niccolò Porpora cu care a studiat la Roma unde se
născuse. Porpora a fost un geniu al pedagogiei şi didacticii vocale
care a format o amplă generaţie de cântăreţi; în perioada
activităţii sale la Roma, în anotimpul cald, ţinea lecţiile la
stânca muntelui Mario în apropiere de Porta Angelica (astăzi o
zonă vecină a Vaticanului) unde, ecoul stâncii prelungea
vibraţiile vocale şi astfel elevii se puteau asculta pentru a
sesiza defectele vocale ce trebuiau corectate; într’adevăr
genială această practică a autoascultării într-o epocă în care
nimeni nu visa la metodele de înregistrare de care dispunem astăzi.
Revenind la Giovanni Ansani, după o carieră intensă şi
strălucitoare în toată Italia centro-nordică (Roma, Napoli,
Bologna, Florenţa, Udine, Milano, etc.), a întreprins o
extraordinară carieră internaţională cu triumfuri epocale la
Londra şi Paris. A interpretat premiere absolute ale unor
compozitori precum Jommelli, Paisiello, Cimarosa şi mulţi alţii.
După încheierea carierei artistice s-a retras la Napoli unde a
devenit un foarte căutat şi solicitat profesor de canto datorită
bravurii sale în a lucra cu vocile. Printre elevii săi celebri se
numără şi tenorul Manuel
Garcia tatăl
(tatăl basului Manuel
Garcia fiul
şi al surorilor Maria
Felicita Malibran
şi Pauline
Viardot Garcia)
şi al basului Luigi
Lablache.
Lablache şi Garcia cu descendenţa sa, au devenit personalităţi
pedagogice de prestigioasă valoare, autori de tratate de canto şi
din bravura lor didactică s-au desprins evolutiv următoarele mari
şcoli de canto. În acest sens putem considera un fapt de maximă
importanţă: Giovanni Ansani a reprezentat în istorie, inelul de
legătură între cel mai mare şi puternic profesor de canto al
tuturor timpurilor care a fost genialul Porpora şi exponenţii
fundamentali ai ulterioarelor şcoli de canto.
Giacomo
David (Presezzo, 1750 – Bergamo, 1830)
este un foarte important exponent al baritenorului neoclasic. A
studiat la Napoli cu Nicola Sala (1713 – 1810) care a fost un mare
compozitor şi didact al vremii sale. După o serie de mari succese
în teatrele italiene culminând cu Teatro alla Scala din Milano,
Giacomo David a întreprins o prestigioasă carieră internaţională
devenind protagonistul evenimentelor artistice importante mai ales la
Londra unde, încă de la debutul său în 1791, numele său de
familie, „Davide”, a fost definitiv lansat în variantă engleză.
La Londra s-a afirmat cu mare succes la King’s Theater; se
povesteşte că Haydn a scris pentru vocea sa aria de cameră pentru
tenor „Cara deh torna” pe care a interpretat-o la un concert
extraordinar de binefacere. A interpretat un imens repertoriu
abordând efectiv toţi autorii contemporani şi pe cei ai tradiţiei
din trecut, nume precum Anfossi, Gazzaniga, Borghi, Radicchi,
Traetta, Marescalchi, Alessandri, Bertoni, Sarti, astăzi aproape
uitaţi, dar şi Paisiello şi Cimarosa care s-au perpetuat până în
zilele noastre. Vocea sa era tipică a unui tenor baritonal de final
de secol al XVIII-lea cu un volum foarte mare şi de puternică
penetranţă; spre deosebire de colegii săi, avea o extraordinară
bravură în cântul de agilitate şi coloratură precum şi o mare
disponibilitate în registrul acut chiar dacă emitea acele note în
rezonanţa falsetată. Din dorinţa de a se opune evoluţiei vocale
spre linia de belcanto, Giacomo David a cultivat excesiv agilitatea
şi coloratura la nivelurile tonale ale registrului supra-acut ceea
ce a avut un efect contrar intenţiilor sale deschizând practic
perspectivele estetice ale belcantoului de agilitate şi coloratură
intens ornamentală aşa cum a fost inaugurat de Rossini.
Matteo
Babini (Bologna, 1754 – Bologna, 1816 cunoscut
şi în varianta Babbini)
este un baritenor al şcolii din Bologna oraş în care s-a născut
şi unde a şi murit la numai cincizeci şi doi de ani. A studiat la
Bologna cu Arcangelo Cortoni care fusese un mare baritenor al epocii
sale admirat de însuşi Mozart cu prilejul călătoriilor sale în
Italia. Babini a început cariera foarte de tânăr; la 16 ani cânta
ca tenor secund în multe teatre italiene. Lansarea definitivă ca
baritenor (monden numit şi prim tenor) i-a fost prilejuită de
angajamentele obţinute la Berlin dar mai ales la Sanktpetersburg
unde l-a urmat pe Paisiello şi a activat între anii 1777 şi 1781
repurtând extraordinare succese în operele compozitorului
binefăcător dar şi în operele altor autori de opera
buffa.
După perioada petrecută în Rusia, s-a afirmat în aproape toate
ţările europene cu triumfale succese şi un repertoriu foarte mare.
Acoperit de glorie, şi-a permis retragerea din carieră la vârsta
de treizeci şi nouă de ani, revenind în Bologna natală unde a
devenit un foarte apreciat profesor de canto. Printre elevii săi s-a
numărat şi Rossini la vârsta adolescenţei când dorea să devină
cântăreţ; aceste studii cu Babini au avut o influenţă foarte
mare asupra viitorului genial compozitor care avea să inaugureze
Belcanto-ul. În activitatea sa de profesor, Babini a predat tehnică
vocală dar şi arta intepretării şcenice datorită experienţei
sale acumulată în carieră pe parcursul căreia a impresionat, nu
atât prin vocalitatea de ambitus redus la o octavă depăşită doar
prin emisiunea falsetată cât, graţie talentului său declamator
actoricesc care domina interpretările sale.
Pierre
Gaveaux (Béziers, 1760 – Charenton, 1825)
a fost un tenor şi compozitor francez dotat cu o voce extarordinară
manifestată de la frageda vârstă de şapte ani când a intrat în
corul Catedralei din Béziers, oraşul natal, pentru a deveni solist
al corului la zece ani. După studii de canto, latină şi filosofie,
pentru o scurtă perioadă a dus o viaţă monahală pe care a
abandonat-o stabilindu-se la Bordeaux unde a activat ca tenor şi
dirijor de orchestră. S-a afirmat în multe teatre franceze atât ca
tenor cu un repertoriu imens, cât şi ca dirijor şi a compus peste
treizeci de opere între care „Léonore, ou l’Amour conjugal”
care l-a inspirat pe Beethoven în a compune „Fidelio”. A fost un
susţinător al Revoluţiei Franceze prin compoziţiile sale între
care şi imnul iacobin „Le Réveil du Peuple”.
Michael
Kelly (Dublin, 1762 – Londra, 1826)
cunoscut în Italia ca O’Kelly şi italienizat Ochelli, a fost un
tenor şi compozitor irlandez. Tatăl său era un comerciant de
vinuri dar şi un maestru de dans cu o poziţie socială elevată
ceea ce i-a permis să trimită pe fiul său dotat cu voce, să
studieze în Italia. Kelly a luat lecţii de canto la Napoli cu
vestitul castrat Giuseppe Aprile discipol al lui Porpora şi la
Bologna cu Passerini fost elev al lui Niccolò Peretti; în urma unor
altor studii efectuate la Palermo, vocea i s-a cristalizat în
categoria estetică de tenor. Un rol fundamental în formarea lui l-a
avut şcoala lui Giuseppe Aprile sub semnul creaţiilor lui
Metastasio şi a altor poeţi italieni care au avut o influenţă
foarte mare asupra evoluţiei personalităţii sale. După această
perioadă de studiu, a început o carieră internaţională de mare
prestigiu în Europa frecventând în mod deosebit şi pentru lungi
perioade Viena unde s-a împrietenit cu Salieri şi Mozart. A fost şi
compozitorul a şaizeci de opere teatrale şi numeroase cântece în
limbile engleză şi franceză. După încheierea carierei s-a retras
în ţara natală unde şi-a publicat memoriile.
Gaetano
Crivelli (Brescia, 1768 – Brescia, 1836)
a fost un baritenor în stilul italian al secolului al XVIII-lea. A
început destul de târziu cariera, la 28 de ani, cântând în
oraşul natal, Brescia, dar s-a impus foarte rapid în multe oraşe
italiene ajungând la Teatro alla Scala din Milano („La Clemenza di
Tito” de Mozart). Cariera sa artistică s-a desfăşurat cu mare
succes şi în afara Italiei (Londra şi mai ales Paris). În
vocalitatea sa, Crivelli a valorificat în mod deosebit accentele
vibrante şi culoarea timbrală intensă de autentic baritenor prin
care a contribuit la stimularea expresivităţii belcantistice de la
baza viitorului Belcanto rossinian în care, totuşi, nu s-a afirmat
din cauza lipsei de bravură în agilitate şi coloratură.

Nicola
Tacchinardi (Livorno, 1772 – Florenţa, 1859)
a fost mai întâi violoncelist în orchestra Teatrului La Pergola
din Firenze şi, ulterior, în anul 1804, la vârsta de 32 de ani, a
debutat ca solist vocal în oraşul său natal, Livorno, după care a
continuat cu mare succes cariera de baritenor atât în Italia, în
numeroase oraşe, ajungând şi la Teatro alla Scala din Milano, cât
şi în străinătate în mod deosebit la Paris, la Théâtre Italien
între 1811 şi 1814 unde a interpretat operele multor compozitori
printre care Zingarelli, Paisiello, Paer, Salieri şi Mozart. Revenit
în Italia s-a afirmat cu mare succes în multe roluri din operele
lui Rossini, în mod deosebit, în rolul titular al operei „Otello”.
După încheierea carierei artistice a devenit un foarte bun profesor
de canto având printre elevi chiar pe propria sa fiică, soprana
Fanny Tacchinardi, intepreta rolului titular al operei „Lucia di
Lammermoor” de Donizetti la premiera absolută (Teatro San Carlo
din Napoli, 26 septembrie 1835).
Manuel
Garcia (tatăl) – Manuel del Pópulo Vicente Rodrìguez (Sevilla,
21 ianuarie 1775 – Paris, 10 iunie 1832).
A fost un tenor (baritenor), compozitor, impresar teatral şi maestru
de canto, protagonist de frunte al teatrului liric în Europa la
începutul secolului al XIX-lea. Personalitate cu mare forţă de
caracter, încă de foarte tânăr s-a afirmat simultan ca artist
liric, impresar teatral, compozitor iar mai târziu a devenit şi
profesor de canto renumit. Avea o tehnică vocală foarte solidă pe
care o datora lecţiilor cu Giovanni Ansani, prestigios elev al
genialului Niccolò Porpora. După numeroase şi răsunătoare
succese ale primilor ani de carieră în Spania, s-a afirmat în
celelalte ţări europene în mod deosebit în Franţa şi mai ales
în Italia unde a fost protagonistul multor premiere absolute printre
care: „Elisabetta, regina d’Inghilterra” de Rossini (Napoli,
1815, rolul Norfolk), „Il barbiere di Siviglia” de Rossini (rolul
Almaviva creat de compozitor pentru vocea lui Garcia, Roma, Teatro
Argentina, 1816). S-a afirmat cu mare succes în rolul titular din
„Otello” de Rossini, rol tipic pentru vocalitatea de baritenor,
mult interpretat de el la Londra împreună cu alte roluri de profil
vocal analog. La Paris a dovedit performanţe cu totul deosebite
intrepretând rolul de contraltino Lindoro în „L’italiana in
Algeri” de Rossini sau rolurile de bariton precum Conte di Almaviva
din „Le nozze di Figaro” şi rolul titular din „Don Giovanni”
de Mozart. Aceste performanţe ale sale sunt foarte semnificative
pentru caracterizarea profilului vocalităţii sale de baritenor.
Fiul şi cele două fiice ale sale au devenit mari personalităţi
ale teatrului liric din secolul al XIX-lea; este vorba de Maria
Felicita Malibran (soprană de agilitate dramatică), Pauline
Viardot-Garcia (soprană de tip Falcon care acoperea vocalităţile
de soprană de coloratură, soprană lirico-spinto, mezzosoprană şi
contraltă) şi Manuel Garcia (fiul) care era un bas-bariton cu
ambitus vocal foarte lung şi mari posibilităţi de afirmare atât
în repertoriul de bas cât şi în cel de bariton. Garcia tatăl a
constituit o companie teatrală reprezentând foarte multe opere în
care apărea împreună cu fiicele şi fiul său întreprinzând
turnee chiar în America de Sud şi Nord; această companie de operă
a reprezentat pentru prima dată în continentul american „Don
Giovanni” de Mozart graţie insistenţelor libretistului Lorenzo Da
Ponte care se stabilise în America. În 1824 a fondat o Academie de
Canto la Londra şi a scris o lucrare intitulată „Exercises and
Method for Singing”. Manuel Garcia (fiul) şi Pauline
Viardot-Garcia (fiica sa mai mică), au devenit mari profesori de
canto perpetuând principiile tatălui lor, prin învăţăminte
transmise şi tratate scrise, care au fost difuzate până în zilele
noastre graţie descedenţei lor discipolare. Putem trasa o lungă
axă a tradiţiei pedagogice şi didactice în canto care porneşte
de la supremul Niccolò
Porpora (Napoli, 1686 – Napoli, 1766),
trece prin Giovanni
Ansani,
ajungând apoi la Manuel
Garcia (tatăl)
pentru a se continua cu Manuel
Garcia (fiul)
şi Pauline
Viardot-Garcia.
Dacă examinăm o panoramică a şcolilor de canto reconstituind
reţeaua de maeştri şi profesori care au dat cele mai ilustre nume
ale artei vocale şi ale pedagogiei în teatrul liric, filonul Garcia
provenind de la Porpora se manifestă foarte pregnant. Aş mai adăuga
faptul că Manuel
Garcia – fiul (Madrid, 1804 – Londra, 1905),
în lunga sa viaţă care a depăşit centenarul, a fost un artist şi
un profesor eminent, iar în anul 1857 a inventat laringoscopul care
a revoluţionat otorinolaringologia sub aspect clinic şi
chirurgical; deci a fost un artist liric şi profesor de canto acela
care a simţit nevoia de a crea ceva pentru examinarea directă a
coardelor vocale şi nu un medic, fapt cu o foarte mare semnificaţie
istorică şi culturală.
Andrea
Nozzari (Vertova, 1776 – Napoli, 1832)
a fost un baritenor care, născut în nordul Italiei, la Vertova,
lângă Bergamo, a ajuns la Napoli unde după studiile de canto cu
Abatele Luigi Petrobelli, a început foarte rapid cariera artistică
debutând la Teatro alla Scala din Milano la numai 18 ani, în 1794,
în opera „Capricciosa corretta” de Martín y Soler. După o
serie de alte succese ajunge la Paris unde se afirmă în multe
roluri dar în mod deosebit în rolul lui Paolino din opera „Il
matrimonio segreto” de Cimarosa. În 1810 revine la Napoli unde
cunoaşte pe un alt baritenor, Giacomo David, dar mai ales pe
vestitul cântăreţ castrat şi profesor Giuseppe Aprile (valoros
discipol al lui Porpora) care îl orientează către genul opera
seria.
Nozzari interpretează la Napoli premiera absolută a operei „Medea
in Corinto” de Mayr şi abordează, la fel ca şi Manuel Garcia
tatăl, rolul titular din „Don Giovanni” de Mozart, fapt foarte
semnificativ pentru analiza caracteristicilor vocalităţii de
baritenor în confruntare cu cea de bariton. În anul 1815, când
Rossini soseşte la Napoli, pentru Andrea Nozzari începe o foarte
importantă etapă artistică deoarece marele compozitor a creat
special pentru vocalitatea sa anumite roluri din operele sale precum:
Leicester din „Elisabetta, Regina d’Inghilterra” (1815), rolul
titular din „Otello” (1816 – pe care l-a adaptat şi
vocalităţii lui Manuel Garcia tatăl), Rinaldo din „Armida”
(1817), Osiride din „Mosé in Egitto” (1818), Agorante din
„Ricciardo e Zoraide” (1818), Pirro din „Ermione” (1818),
Rodrigo din „La donna del lago” (1819), Paolo Erisso din
„Maometto secondo” (1820), Antenore din „Zelmira” (1822);
sunt în total şapte opere importante ale lui Rossini ale căror
respective roluri au fost create pentru Andrea Nozzari; sunt roluri
cu o vocalitate foarte interesantă pe care am analizat-o cu ocazia
vizionării lor în anumite teatre italiene precum Scala din Milano,
Pesaro – Rossini Opera Festival, Teatro dell’Opera din Roma dar
şi datorită unor înregistrări discografice consacrate. Timp de
şapte ani, Nozzari a fost practic tenorul lui Rossini la Teatro San
Carlo din Napoli. Vocalitatea acestor roluri are în comun robusteţea
coloanei centrale în contextul unor exigenţe de amplă sonoritate
şi consistenţă timbrală prevalent de nuanţă închisă şi cu
multe fraze rezolvate în zona centro-gravă a ambitusului dar
spectacular lansată în agilitatea unui expansiv virtuozism. Toate
aceste date analitice personale le-am corelat perfect cu ceea ce am
citit despre vocalitatea lui Andrea Nozzari în scrierile epocii sale
şi anume: exemplul tipic al baritenorului care valorifică în
perfectă funcţionalitate zona centro-gravă a ţesăturii utilizând
într-o manieră mai limitată, deşi spectaculară, cântul de
agilitate dar compatibil şi cu o cantabilitate declamată amplă,
robustă, sonoră în cadrul căreia folosea admirabil efectul
staccato;
întinderea sa vocală era de două octave cu acute strălucitoare şi
extrem de penetrante; în plus, avea calităţi actoriceşti
exraordinare care au fost elogiate cu entuziasm şi de către
Stendhal. Dar ceea ce m-a fascinat în cele citite despre el este o
afirmaţie a lui Giuseppe
Carpani
în volumul Le
Rossiniane
(1824) în care ilustra următoarele aspecte pe care le prezint în
propria mea traducere: el
posedă o foarte bună metodă de canto şi, printre multele sale
calităţi, se află şi aceea de a efectua în staccato sunete
foarte bine detaşate în cât vocea sa dă impresia unui ciocan care
bate o nicovală cu lovituri foarte bine intonate şi bine distinse.
Concluziile mele analitice referitoare la aceste consideraţii
vizează un perfect atac de glotă datorat unui laringe înrobustit
şi excepnal antrenat ceea ce îi consimţea o emisie în poziţie
profundă şi stabilă menţinută datorită echilibrului dintre
sprijinul pe coloana de aer şi susţinerea acesteia; deci appoggio
(sprijin) şi sostegno
(susţinere) în totală sinergie. Această profundă stabilitate a
emisiei asigura atât linia robustă cât şi agilitatea explozivă
şi spectaculară. Într-o astfel de personalitate virtuozistică se
conjuga perfect natura excelentă cu înţelepciunea întreprinderii
unui parcurs formativ de sublimă factură didactică. Aceste aspecte
analitice sunt valabile pentru toţi reprezentanţii categoriei
vocale de Baritenor pe care i-am evocal în acest articol; m-am oprit
mai mult asupra acestui artist deoarce a fost dedicatarul a şapte
roluri rossiniene ale căror opere le-am cunoscut în teatrele
italiene şi eu şi chiar am analizat partiturile lor. Andrea Nozzari
a interpretat în premieră absolută şi opere de Donizetti şi
Pacini continuând cariera până la vârsta de cincizeci de ani şi
dedicându-se apoi profesoratului la un foarte înalt nivel, printre
elevii săi celebri figurând Giovanni Battista Rubini, Giovanni
Besadonna, Nicola Ivanoff.
Marco
Bordogni (Gazzaniga, 1789 – Paris, 1856)
provine de la o importantă şcoală de baritenorişi tenori din
Bergamo şi a rămas în istorie ca un important exponent al
tenorului baritonal de stil vechi. S-a afirmat rapid şi, după
debutul cu mare succes la Scala din Milano şi în alte teatre
italiene, a ajuns la Paris unde a trăit tot restul vieţii sale.
Vocalitatea sa, afirmată într-un vast repertoriu, a fost consacrată
în mod deosebit în roluri rossiniene interpretate în Italia dar
mai ales în Franţa. După încheierea carierei artistice, a fost
profesor la Conservatorul din Paris fiind şi autorul unei metode de
canto publicată împreună cu un voluminos set de vocalize care au
continuat să fie aplicate şi după moartea lui.
Domenico
Donzelli (Bergamo, 1790 – Bologna, 1873)
este un ilustru exponent al Şcolii de Canto din Bergamo. După
debutul în oraşul natal, Donzelli s-a afirmat la Napoli în opere
de Mayr şi Spontini, iar la Teatrul Argentina din Roma (1815) cu
prilejul premierei absolute a operei „Torvaldo e Dorliska” de
Rossini, succesul personal l-a consacrat definitiv prestigiului; un
an mai târziu a debutat la Teatro alla Scala din Milano şi, după o
serie de alte răsunătoare succese în Italia, a început o carieră
internaţională spectaculară mai ales la Londra şi Paris dar şi
cu periodice reveniri în Italia. A interpretat un amplu repertoriu
abordând şi pe ceilalţi doi compoztori belcantişti Donizetti şi
Bellini în a cărui premieră absolută cu „Norma” la Scala în
deschiderea stagiunii 1831/1832, Donzelli a fost cel dintâi
interpret al rolului Pollione. Dacă în prima parte a carierei sale,
Donzelli a fost un tenor secund cu participări lipsite de mare
importanţă ca tenorino
în roluri de opera
comica,
în cea de a doua parte s-a afirmat ca tenor rossinian cu mare
succes; însă în cea de a treia parte a carierei sale, datorită
evoluţiei şcolilor de compoziţie şi a înfloririi glorioase a
acelui Belcanto care a declanşat ulterior Romantismul, Donzelli a
fost în situaţia de a aborda roluri de tenore
di forza
mult mai compelxe şi puternice care depăşeau funcţionalitatea
tradiţională a parametrilor de sonoritate şi întindere vocală a
baritenorului clasic. Astfel, la cincizeci de ani, s-a retras din
carieră cu mari probleme vocale. Textele vremurilor perpetuate până
la noi, atestă că vocalitatea lui Donzelli se caracteriza printr-o
zonă centrală foarte puternică, robustă, intens timbrată, extrem
de funcţioală în realizarea accentelor energice, a frazării
nobile şi a unei trăiri dramatice foarte vibrante şi pasionale;
substanţial însă întinderea sa era aceea a unui tipic baritenor
clasic iar accesibilitatea în zona notelor foarte acute dobândite
printr-un anumit studiu, se manifesta în formula estetică a
rezonanţei falsetate aplicată de foarte mulţi baritenori din acele
timpuri; toate acutele lor erau emise în falset, manieră cu care
publicul era familiarizat datorită lungii tradiţii a cântăreţilor
castraţi. Această manieră totuşi începea să devină oarecum
desuetă faţă de profilul estetic şi stilistic din contextul
dramaturgic ale acelui gen de tenore
di forza
ce se afirma treptat. Prin sacrificiul său vocal, Domenico Donzelli
rămâne în istorie ca un nod de trecere de la baritenorul de stil
neoclasic la tenorul de forţă romantic iar eu l-aş considera, în
vocalitatea masculină, un omolog al sopranei Marie Cornélie Falcon
(Paris, 1814 – Paris, 1897). Donzelli şi Falcon sunt două nume
care, pentru mine, au devenit reperul puternic al unor analize şi
concluzii pactice de mare importanţă în ceea ce priveşte
tipologia vocilor şi vocalităţilor intermediare.
Din
multitudinea numelor de baritenori consacraţi şi menţionaţi în
lucrările de specialitate publicate de-a lungul timpului, am
selecţionat această serie de şaisprezece personalităţi
excepţionale a căror viaţă şi activitate se întinde pe un arc
de timp de peste trei veacuri de istorie în vocalitate. Prima
personalitate din această serie, Giulio Caccini, s-a născut în
anul 1550, în timp ce ultima personalitate a seriei, Domenico
Donzelli, şi-a încheiat existenţa în anul 1873. Analiza şi
contemplarea acestor personalităţi mi-au prilejuit câteva
concluzii importante pentru evoluţia istorică a vocalităţii
masculine de baritenor, tenor şi bariton. Aceste concluzii au
determinat următoarele consideraţii analitice.
Spre
deosebire de vocile feminine care la începutul veacului al XIX-lea
aveau trei octave de ambitus iar apartenenţa la categoria vocală de
soprană, mezzosoprană, contraltă se distingea doar prin timbrul
vocal, vocile masculine erau, în principal, de două categorii –
bas şi tenor – iar tenorii se dezvoltaseră din această categorie
a Baritenorului. Această diferenţă de profil fonator la parametri
de ambitus şi caracteristici acustice sonore şi timbrale este
determinată, printre mulţi alţi factori, de sistemul endocrin
(ecuaţia hormonală) în mod deosebit. Agilitatea şi coloratura,
cântul înflorit (fioriturile) şi ornamentele erau elemente
estetice obligatorii pentru conduita tehnică a tuturor vocilor.
Vocea masculină de tenor este rezultatul unei lungi gestaţii
multiseculare de consolidare virtuozistică centrală care a pornit
de la tenorul component al corului trecând prin stadiile de tenor
secundar, baritenor, baritenor cu expansiune consistentă în acut,
tenor de graţie şi tenor de forţă denumit astfel datorită
evoluţiei spre registrul acut şi supra-acut la parametri sonori şi
timbrali evoluaţi virtuozistic. Stabilitatea emisiei în zona
centrală a ambitusului şi exersarea virtuozistică a agilităţilor
au favorizat întinderea de trei octave la vocile feminine; contextul
hormonal care la vocea feminină determină întinderea foarte mare
şi cu posibilitatea cultivării rapide, la vocea masculină
determină un proces mai lent desfăşurat în timp la un ambitus mai
redus şi de-a lungul unor etape distincte; în cazul vocii înalte
masculine, aceste etape sunt efectiv entităţile estetice evolutive
ale respectivei categorii vocale (tenor secundar, baritenor,
baritenor cu expansiune consistentă în acut, tenor de forţă,
tenor liric spint, tenor liric lejer, tenor de agilitate, tenor de
graţie). Dacă vocea de mezzosoprană a fost deja inaugurată de
Bach pentru completarea cvartetului vocal al lucrărilor sale
liturgice, vocea de bariton a fost inaugurată de Mozart pentru
rolurile Contelui Almaviva din „Nunta lui Figaro” şi rolul
titular din „Don Giovanni”; aceste două partituri s-au confirmat
ulterior a fi de bariton prin analiza muzicologică a perioadelor
succesive de timp, dar la vremea premierelor absolute ale celor două
opere, aceste roluri erau abordate ori de un bas foarte înalt ori de
un baritenor foarte central cu mai mare disponibilitate centro-gravă
de cât în zona acută.
Un alt
aspect foarte important este acela al pregătirii complexe pe care au
avut-o exponenţii categoriei vocale de baritenor. Agilitatea
barocului şi caracteristicile scriiturilor vocale relaţionate
agregatelor armonice de acompaniament, au dezvoltat în
personalităţile lor atât muzicalitatea ca stare naturală cât şi
cultura muzicală profund rafinată devenind, foarte mulţi dintre
ei, pe lângă eminenţi maeştri de canto, şi compozitori valoroşi
cu contribuţii extrem de importante pentru evoluţia muzicală a
vocalităţii la toate categoriile estetice. Specificitatea
scriiturii vocale din Baroc şi Barocul târziu în perfectă
tranziţie cu Rococò-ul orientat spre Clasicismul timpuriu din prima
jumătate a secolului al XVI-lea, a dezvoltat un virtuozism întemeiat
atât pe linia fermă stabilă în agogică lentă cât şi pe cântul
ornamental foarte înflorit şi integrat în agilitatea de agogică
extrem de rapidă. Specificitatea acestui context virtuozistic a
impus consolidarea unei şcoli extraordinare de canto care începe să
se manifeste odată cu Scipione
Delle Palle (Siena, 1510 – Siena, 1568),
musicò cu voce de sopranist, renumit drept cea mai frumoasă şi
expresivă voce a secolului său şi care, în cadrul practicii
vocale în monodie inagurează un stil interpretativ întemeiat pe
eleganţa nobilă a frazării la înalt nivel de muzicalitate. Aceste
principii au influenţat foarte mult pe contemporanul său Luigi
Dentice (Napoli, 1510 – Napoli, 1566),
sopranist, compozitor şi teretician în muzică dezvoltând teoretic
şi practic monodia preluată de la Scipione Delle Palle şi
transmisă cu toate învăţăturile discipolului său Giulio
Caccini. Această şcoală veche de canto care a pus bazele trecerii
de la cântul greogorian la vocalitatea barocă s-a desfăşurat şi
consolidat de-a lungul secolelor determinând o progesivă evoluţie
tehnică şi virtuozistică simultană evoluţiei stilistice în
compoziţie pentru vocalitate şi instrumente.
O perioadă
extrem de importantă a acestei evoluţii în vocalitate a
constituit-o apariţia unor fenomene virtuozistice de mare anvergură
care au stimulat compozitorii la elaborarea unor vocalităţi de mai
mare amploare tehnică şi virtuozistică la un ambitus extins atât
pentru cântul de linie cât şi pentru cel de agilitate. Astfel s-a
realizat pasajul de la vocalitatea de baritenor la cea de tenor
afirmat în mod deosebit în Belcanto-ul inaugurat de Rossini şi
continuat imediat de Donizetti şi Bellini. În acelaşi timp, în
această perioadă tranzitorie, confruntarea cu noi exigenţe
vrtuozistice la un ambitus extins a expus pe reprezentanţii
categoriei de baritenor la o suprasolicitare cu inevitabila lor uzură
motiv pentru care unii au încheiat prematur carierele lor.
Primii
reprezentanţi ai noii categorii de tenori belcantişti, interpreţi
ai operelor lui Rossini, moşteniseră de la predecesori şi maeştri
maniera emisiei în rezonanţă de falset a registrului acut şi
supra acut. Odată cu primele opere rossiniene, tenorii încep o
adevărată cursă competitivă a acutelor chiar dacă emise încă
în falset; era însă un falset de foarte mare consistenţă,
rezultat al unei culturi tradiţionale multiseculare care deocamdată
era acceptată şi apreciată de public şi compozitori. Această
competiţie a acutelor spectaculare devenise şi o cauză a primelor
mari rvalităţi în cadrul noii categorii vocale a tenorului de
forţă.
Faimosul
„do de piept”, acel do2
care până atunci era emis în rezonanţa de falset, a declanşat
afirmarea estetică a tenorului de forţă graţie emisiei în plină
voce cu o rezonanţă amplă toracică în conjuncţie cu cea
craniană. Manuel Garcia tatăl a fost primul baritenor cu o
întindere extraordinară dar ale cărui acute erau emise în falset;
în anturajul său privat, se pare că a emis acel do2
în rezonanţa de piept iar lui Rossini nu i-a plăcut spunându-i că
era ... „un sunet de clapon gâtuit” ... ; din acest motiv,
baritenorul Garcia a continuat să emite acutele în falset.

Pentru
prima dată în faţa publicului, do2
a fost emis de piept de către Gilbert-Louis
Duprez (Paris, 1806 – Poissy, 1896)
cu prilejul participării sale la premiera în Italia a operei
„Guglielmo Tell” de Rossini, în anul 1831, la Lucca, unde a
intepretat rolul Arnoldo. După câţiva ani de succese în teatrele
italiene cu alte opere de Donizetti, Duprez s-a reîntors în Franţa
iar fenomenul do-ului
de piept rămăsese un fapt singular limitat la acel eveniment.
Câţiva
ani mai târziu, Enrico
Tamberlick (Andrieşeni-Vaslui, 1820 aproximativ – Paris, 1889) https://poenmuzicologie.blogspot.com/search/label/Tamberlick%20revolu%C8%9Bionar
interpretează, la Roma, rolul Arnoldo în „Guglielmo Tell” de
Rossini la Teatrul Argentina şi rolul Gennaro în „Lucrezia
Borgia” de Donizetti la Teatrul Apollo. Vocea şi prezenţa şcenică
uimesc publicul; în plus, era primul tenor în stare să emită do2
natural şi do2
diez
mai ales într-o perfectă rezonanţă de piept, foarte virilă şi
de o spectacularitate în premieră absolută în ceea ce priveşte
amploarea timbrată şi forţa. Tamberlick ilustrează publicului
ceva absolut nou şi influenţează gustul epocii producând o mare
pagubă lui Rossini ale cărui opere începeau să fie mai rar
reprezentate din cauza faptului că tenorii vremii nu reuşeau
performanţa lui Tamberlick cu care publicul se obişnuise; acest
fapt este consemnat în unele scrieri ale timpului respectiv.
Tamberlick devenise prototipul tenorului eroic romantic care avea
să-l inspire pe Verdi în definitivarea estetică a acestei
vocalităţi; el este primul tenor căruia Verdi i-a consimţit acel
do2
în „Di quella pira” a lui Manrico din „Il trovatore”, notă
care nu era scrisă în partitură.

Odată cu Romantismul verdian,
vocile lui Enrico Tamberlick şi imediat după, a lui Francesco
Tamagno (Torino, 1850 – Varese, 1905),
au lansat definitiv categoria tenorului de forţă fiind urmaţi de o
amplă pleiadă de tenori care au determinat noi aspecte estetice ale
evoluţiei gustului atât pentru public cât şi pentru următorii
compozitori. Evident că această afirmare a influenţat foarte mult
şcoala de canto şi, până la consolidrea celor mai adecvate
formule de măiestrie didactică, au existat şi foarte multe voci
sacrificate de mirajul tentaţiei faţă de această spectaculară
vocalitate de tenor, rezistând doar acei artişti cu o natură
excepţional de dotată.
Ca şi
Soprana Falcon, Baritenorul este o categorie vocală care nu mai
fgurează astăzi oficial în viaţa artistică şi pedagogică.
Pentru mine însă au rămas nişte repere mereu active în analiza a
ceea ce am definit prin conceptul tipologiilor vocale intermediare,
foarte importante în adecvata examinare a vocilor şi în evaluarea
evoluţiei lor tehnice şi estetice. Soprană, mezzosoprană,
contraltă ori bas, bariton, tenor, sunt reperele unor identităţi
precise determinate de ecuaţiile endocrine ale unor parametrii
speciali în cadrul unor tipuri constituţionale de mare echilibru.
Foarte multe voci se situează între reperele fundamentale iar
contextul pedagogic al formării lor devine extrem de complex şi
dificil atunci când o voce se situează exact la jumătatea
distanţei dintre două categorii vocale adiacente; de exemplu când
o voce se află la jumătatea distanţei dintre soprană şi
mezzosoprană ori dintre tenor şi bariton, ca să punctualizez
starea vocală a Sopranei Facon şi, respectiv, a Baritenorului, avem
de a face cu o tipologie vocală intermediară. Orice forţare în
zona înaltă sau în zona joasă a ambitusului existent poate fi
chiar fatală pentru respectivele voci. Se cunosc cazuri de
personalităţi artistice celebre care au început cariera într-o
anumită categorie vocală pentru ca, după un anumit interval de
timp, mai scurt sau mai lung, să treacă la o altă categorie vocală
sau chiar să alterneze categoriile respective în simultaneitate
artistică. Strategia potrivită pentru aceste situaţii poate duce
la rezultate spcetaculare. Sunt foarte rare vocile care să aibe de
la natură un ambitus complet impostat. Marea lor majoritate ating
condiţia completă a tehnicii după un anumit interval de timp de
Răbdare şi Înţelepciune ... De aceea m-am dedicat au mare atenţie
tipologiilor intermediare de voce şi vocalitate; spun astfel de
oarece condiţia intermediară se poate manifesta la stadiul vocal şi
poate fi rezolvată pedagogic într-o anumită categorie dar există
situaţii când condiţia intermediară se poate menţine şi în
stadiul cultivat şi consacrat al vocalităţii cu potenţial tehnic
şi estetic de a alterna stilurile şi registrele.
În secolul
al XX-lea au existat personalităţi artistice fascinant de expresive
cu coordonate estetice şi virtuozistice deosebite al căror spectru
sonor şi timbral l-am studiat minuţios aplicând parametrilor
vocali o analiză semiologică în urma cărora am realizat adevărate
profiluri fonologice foarte interesante.
Aureliano
Pertile, Giovanni Martinelli, Mario Del Monaco, James McCracken,
Zurab Andjaparidze, Giuseppe Giacomini
sunt tenori extraordinari cu caracteristici expresive baritonale de
mare potenţial şi admirabil integrate în stilistica
interpretativă. Mattia
Battistini, Cornell MacNeil, Piero Cappuccilli, Marcel Cordes,
Eberhard Wächter, Victor Braun, Robert Massard, Gérard Souzay,
Yurij Mazurok, Ingwar Wixell, Giorgio Zancanaro, Thomas Allen,
Sherrill Milnes, Leo Nucci, Vladimir Chernov, Thomas Hampson, Dmitri
Hvorostovsky
sunt baritoni cu un timbru foarte deschis la culoare şi cu o
disponilitate extraordinară în zona acută depăşind ambitusul
categoriei; unii dintre ei, cu maturizarea şi acumularea
experienţelor artistice într-un anumit repertoriu (Zancanaro,
Milnes, Nucci, Hvorostovsky), au reuşit să cultive un timbru mai
închis în anumite contexte estetice; Cappuccilli, Milnes, Nucci,
Hampson şi Hvorostovsky manifestă caracteristici autentice de
baritenor datorită întinderii peste limita maximă acută a
baritonului şi a capacităţii de a emite sunete foarte deschise pe
mi1
şi fa1.
Într-un concert, la New York, în urmă cu mulţi ani, baritonul
Sherrill Milnes a dorit să facă o demonstraţie intepretând
faimoasa arie a tenorului, „Di quella pira”, din „IL Trovatore”
de Verdi emiţând perfect do2
natural.
În şcoala
românescă de canto au existat anumite personalităţi artistice
care s-au manifestat spectacular în contexte estetice ale
tipologiilor vocalităţilor intermediare.

Nicu
Apostolescu
a început la Cluj cariera ca bariton şi după douăzeci de ani a
început să interpreteze cu foarte mare succes roluri de tenor
dramatic aternând chiar categoriile vocale în sensul că începea
serata cu Turriddu din „Cavalleria rusticana” de Mascagni pentru
a o continua cu Prologul de la „Paiaţe” de Leoncavallo iar apoi
să interpreteze în continuare rolul Canio.

Lui Petre
Ştefănescu-Goangă,
recomandat pentru studii de către George
Enescu
celebrei soprane şi profesoare de la Paris, Félia
Litvinne,
după şase luni de tatonări în vocalize, i s-a spus că este un
Helden Tenor (tenor eroic pentru repertoriul german) dar, întru cât
manifesta o rezistenţă vocală foarte mare la studiul de
virtuozitate, i-a fost impostată vocea ca bariton; Félia Litvinne a
argumentat această intervenţie strategică motivând corpolenţa
masivă a tânărului care, cu maturizarea, ar fi devenit şcenic
neverosimil în rolurile de tenor eroic şi romantic; astfel Petre
Ştefănescu-Goangă a devenit un extraordinar bariton cu uimitoare
rezerve în registrul acut iar cei care l-au urmărit în spectacole
îşi amintesc de acutele sale formidabile şi de capacitatea emisiei
sale în coloană sonoră largă (deschisă) pe unele note înalte
(mi1
sau fa1)
în anumite interpretări rămase şi în Fonoteca Radiodifuziunii
sau a Casei de Discuri Electrecord.
Ion Dacian (Saschiz, 11.10.1911 - 08.12.1981) reprezintă cea mai fascinantă și interesantă vocalitate de baritenor al secolului al XX-lea. Era un
rafinat cunoscător al tuturor genurilor muzicale pe care le-a onorat
plenar cu vocalitatea sa neobişnuită. Instrumentul său vocal s-ar
fi putut încadra în categoria de Baritenor având un ambitus de
tenor conjugat unei ţesături de bariton ceea ce îl favoriza
admirabil în menţinerea unitar expresivă a fumuseţii timbrale
emblematice atât în vocea cântată cât şi în cea vorbită
reunind dialectic într-un fascinant echilibru declamaţia
cantabilităţii cu cantabilitatea declamaţiei. Vocalistul Ion
Dacian a acumulat toate valorile tehnice şi estetice aferente
vocalităţii sale excepţionale afirmată la începuturi în 18
roluri de operă pe şcena Operei Române din Cluj şi în
cele 40 de roluri ale genului de operetă de a cărui complexitate
muzicală, literară şi teatrală, s-a simţit atras şi pe care
l-a înnobilat cu bogăţia personalităţii sale artistice. La zona de tranziție a vocalităților de bariton și tenor, Ion Dacian realiza cu o unică măiestrie o coloană sonoră largă într-un uimitor mezzoforte strategic orientat către piano ilustrând un genial simț expresiv al nuanțelor timbrale. Datorită acestor valențe fantastice ale vocalității sale, poate fi considerat cea mai valoroasă și complexă personalitate artistică din istoria unievrsală a operetei.

Garbis
Zobian
a fost un tenor dramatic cu o emisie profundă, într-o coloană
sonoră inrcedibil de largă şi cu nuanţe timbrale foarte închise
conferind vocalităţii sale o robustitate similară anmitor baritoni
dramatici sau chiar anumitor başi; sonoritatea şi consistenţa
timbrală în registrul medio-grav îi permiteau lui Garbis Zobian
efecte expresive impresionante amplificate de un temperament teatral
ieşit din comun; dar, în alte contexte expresive, Zobian era în
măsură să realizeze sunete concentrate, strălucitoare, la nuanţe
timbrale mai deschise.

Octav
Enigărescu
a fost un bariton cu o întindere care depăşea ambitusul categoriei
vocale şi, în acest context, a abordat pe vremea când era angajat
al Operei din Cluj, rolul Canio, de tenor, din „Paiaţe” de
Leoncavallo dar pe care l-a abandonat rapid în urma mustrărilor
aspre primite în scris de la eminentul său profesor, marele bariton
Aurel
Costescu-Duca,
continuând strălucit cariera sa de bariton. Odată, la finalul uni
spectacol cu opera „Il Trovatore” de Verdi, baritonul Emil
Iuraşcu, dorind să salveze o situaţie datorată unei neaşteptate
indispoziţii a mezzosopranei survenită chiar în spectacol, a
cântat el fraza finală – „sei vendicata o madre” emiţând
spectacular un si
bemol 1
spre uimirea generală mai ales a acelora care cunoşteau foarte bine
partitura. Iuraşcu, cu care am fost bun prieten, avea o întindere
care depăşea imita maximă a categoriei sale vocale, el fiind un
bariton tipic şi de culoare foarte închisă.
Există şi
două excepţii: doi baritoni cu dublă ţesătură şi o întindere
depăşind cu mult vocea de bariton dar care rămân totuşi baritoni
la modul absolut fără a se încadra în tipologia vocilor
intermediare: legendarul nostru Nicolae
Herlea
şi marele artist Bernd
Weikl.
În vocalize, Nicolae Herlea emitea foarte uşor si
bemol 1
şi si
natural 1
iar în prima tinereţe ajungea chiar şi la do2
dar cu ... mare teamă faţă de ... severitatea aceluiaşi eminent
profesor Aurel Costescu-Duca; Nicolae Herlea, datorită acestor
rezerve vocale consimţite tipului său vocal de bariton unic, a
excelat în emisia în mezza voce şi piano pe notele acute dozând
un vibrato strălucitor care încununa magnific aceste acute atunci
când le emitea în forte; în cadrul minunatei prietenii prin care
am fost şi am rămas profund legat, am discutat îndelung cu Nicolae
Herlea despre aceste aspecte ale vocii sale şi ale altor voci în
clocvii înregistrate pe care le voi publica în viitor.
Bernd Weikl
are o întindere vocală graţie căreia emite foarte uşor si
bemol 1
şi chiar si
natural 1,
acute pe care le-a pus în valoare artistică atunci când a abordat
şi unele roluri de operetă, gen pe care l-a îndrăgit de mic copil
graţie unui bunic care era director de teatru de operetă iar soţia
acestuia provenea dintr-o familie originară de la Sibiu (aceste
lucruri le-am aflat chiar de la el când ne-am împrietenit la Roma
în urmă cu mulţi ani).
Vocea Umană
rămâne o Enigmă iar aspectele sale evolutive, uneori,
imprevedibile, conferă identitate estetică distinctă şi farmec
stilistic fiecărei personalităţi artistice. Baritenorul ca şi
Soprana Falcon rămân repere de mare importanţă pentru calibrarea
discernământului orientativ aplicat pedagogiei vocale spre triumful
oricărei naturi vocale hărăzite mesajului artistic în societate.
REVISTA MUZICALĂ RADIO
20.10.2014